乐理书推荐,什么是音乐中的音区?有什么作用乐理书推荐什么是音乐中的音区?有什么作用音区(register)即音的高低范围。它虽然有约定俗成的概念,但没有非常严格、确切的界限,所谓高音区、中音区、低音区是相对而言。对于各种乐器和各种人声的音区划分,它们的标准是
乐理书推荐,什么是音乐中的音区?有什么作用
乐理书推荐
什么是音乐中的音区?有什么作用
音区(register)即音的高低范围。
它虽然有约定俗成的概念,但没有非常严格、确切的界限,所谓高音区、中音区、低音区是相对而言。对于各种乐器和各种人声的音区划分,它们的标准是不同的。比如钢琴上的中央C,即整个键盘中间的C音,对于小提琴来说,是低音区,可是对于倍大提琴来说,它就是高音区了;同样,男低音的高音区是女高音的中低音区,等等。我们这里所谈论的音区是以一个完整的管弦乐队或一个完整的合唱队为范畴的,它的概念是广义的,而不是针对某一件乐器或某一种人声。
音区是音乐写作中十分重要的一个手段,不同的音区可以表达不同的思想感情、模仿生活和大自然中的声音,同时,作品中音区的变化还会带来新鲜的意趣。通常来讲,高音区一般具有清脆、明亮、尖锐的特性;而低音区则往往给人以浑厚、深沉之感(请注意:音乐中的各种要素都不可能孤立地使用,它们在和其他要素结合时会产生出各种各样的)。在模仿隆隆雷声时,作曲家常常会使用低音区的定音鼓,模仿云雀的婉转歌喉时,会选用高音区的木管乐器;在表现安详沉思的时候,往往会利用大提琴那凝重深沉的音区;而在表现飘逸神思的时候,可能会让小提琴声部在高音区轻柔地歌唱。
在一部作品中,作曲家不会只使用同一个音区,他们会利用音区的对比来造成新鲜感和情绪上的推进、变化,这样的例子数不胜数。例如,英国作曲家阿诺尔德(M.H.Arnold)的《四首苏格兰舞曲》中的第二首,它的素材十分简洁,只用了一条活泼跳跃的旋律,但通过运用音区(还包括音色以及节奏)的变化,使音乐显得妙趣横生。
谱例:阿诺尔德《四首苏格兰舞曲》第二首:Vivace(活泼的)
首先是乐队中音区较低的大管和在低音区吹奏的单簧管;第二段是音区略高的长笛,但它是长笛本身的中低音区,与此同时,伴奏的乐器采用不同于主旋律的音区,形成了鲜明的对照;在第三段里,作曲家再次换了一个音区(也换了一个调),比刚才还要高些,这是小提琴组的声音,但第二个句子就又换成了低音区的大提琴。第四段是音区更高的小提琴组以及小号,第五段是在中音区的木管组和弦乐拨弦。第六段速度变慢,低音区的大管再次成为主角。第七段是中音区的单簧管。
曲例一:阿诺尔德《四首苏格兰舞曲》第二首:Vivace(活泼的)
从上面的例子可以看出,音区是音乐写作中十分有效的手段,它的变化会带给听者新鲜的意趣和生动、丰富的联想。
死亡金属介绍
A:关于重金属,前面朋友已经谈了不少,不知道这重金属的隆隆声是否让人感到吵闹,如果朋友们还能忍得住的话,那么我们这次就介绍一些真正让人震耳欲聋的音乐,重金属的极端————"死亡金属"(或称之为Grindcore).
B:六、七年前,重金属的商业化似乎注定要成为一种无思想、无方向的音乐,但是较近这几年,一些受朋克影响、突破速度极限的乐队(如“金属”),成功地将说唱、疯克的重金属熔于一炉的“信仰破灭”(FaithNoMore)以及善于制造混乱的一群无赖“枪炮与玫瑰”的出现成了摇滚舞台上的一种新实验。但是,Grindcore的出现改变了过去“死亡金属”的界限。
A:什么是“死亡金属”?反正你父母肯定不会喜欢,“死亡”(Death)、“毒汁”(Venom)、“恐怖天使”(MorbidAngle)、“尸体”(Careass)、“杀神者”(Deicide)、“咒语”(Incantation)、“死亡汽油弹”(NapalmDeath)、“上帝之躯”(Godflesh)、“遗精”(Nocturnus)、“埋葬”(Entombed)……多么令人胆战心惊的名字!“死亡金属”是一代人忧虑怒吼,表明了青少年们有些不对劲。不管你父母怎么讨厌它,这是进入金属暴力世界的较后一班火车。“金属”乐队同“死亡金属”乐队相比,他们只是大型现场演出的上帝和流行歌星;“杀手”(Slayer)遇上比他更具虐待狂性质的同名乐队更算不上什么……当你听过死亡金属之后,你回感到世界上所有其他的音乐都是轻音乐。
B:朋克音乐、核心音乐和“激流金属”是通向“死亡金属”天国的路标。“死亡金属”是一种极端得无法让人严肃对待的音乐。这是一种贱民演奏给贱民听的贱民音乐。它不仅用噪音、先锋古典音乐、爵士乐和噪音拼命地刮你已起茧的鼓膜,还用放大器把它们放大,用一种绞肉机般的力量怒吼出来。极端的时代导致极端的力量,它把侵略和精神错乱的概念用阴森的曲调吼出来,这是里根/布什时代“无望政策”的音轨和基督徒前千福年的幻觉。
A:一旦定义了一件事,就不可避免的会有人用各种理由来反对。来自佛罗里达的“恐怖天使”乐队的主唱/贝司手大卫.文森特认为追求音响上的极端已不再新鲜,“我认为我们是支非常极端的‘死亡金属’乐队,且雄心勃勃。就象许多古典音乐一样,瓦格纳有一支三倍于常规的交响乐队,他这样做仅仅是为了声音的力量,一种摧毁性的力量,就象双低音鼓奏出地震般的音响。这没必要,但这很美。对‘激流金属’来说,你稍有异动,就不再激流了。”
B:那么,这种丑陋的“死亡金属”源于何处呢?GRINDCORE又是怎么一回事呢?这是一种在音乐途径上对敌意和觉悟充满阴影的追寻轨迹。“忧郁心境”(BLUECHEER)、“黑色安息日”、“雷蒙斯”、“性手枪”、“摩托迷”(MOTORHEAD)和“黑旗”(BLACKFLAG)均为其向导。为方便起见,我们从“毒汁”乐队开始,他是英国“新浪潮重金属”的旁系私生子。在1981年的“欢迎下地狱”(WELCOMETOHELL)和1982年的《黑色金属》(BLACKMetal)专辑中,建立起这种极端不协调的噪音、龌龊、陈腐的金属和声和充满火药味的陈词滥调。就如“黑色金属”(BLACKMetal)唱的那样:“我们畅饮圣徒的呕吐物,与垂死的娼妓寻欢,我们吸吮野兽的血,拥有地狱之门的钥匙。”是什么启发了“毒汁”乐队制造出如此噪音?并建立起一种极端呢?“没有任何原因,这就是为什么‘毒汁’要组建。”康拉德.兰特(CONRADLANT)这位曾经是“毒汁”的贝司手兼主唱现已组建自己的“克洛诺斯神”(CRONOS)的乐手如是说:“我年轻时是个朋克,专听‘性手枪’、GBH和沙姆69(SHAME69),那是我生命中较暴力的时期,剃光头,吸毒什么都干。当英国重金属的新浪潮开始时,我开始蓄发,但一段时期后,我发现这完全是一堆垃圾,我指的是‘铁女’(IRONMAIDEN)、‘撒克逊人’(SAXON)、‘萨普森’(SAMPSON)等乐队。我觉得该剃掉头发,重新变成朋克。‘毒汁’想做的就是让朋克重新回到乐坛,所以我们把极端的音乐、所有的陈词滥调、大型演唱会、皮夹克等等仍进了一个大熔炉,滴出来的就是‘毒汁’”。
A:这种强烈的嗜血欲启发了瑞士噪音噩梦者“地狱之锤”(HELLHEMMER)乐队的领队汤姆.G.沃里奥尔(TOMG.WARRIOR)(当时被人称为恶魔屠夫)组建了“冷酷的凯尔特人”(CELTICFROST),该乐队1985年的《TOMEGA-THERION》可能是较早的先锋金属专辑,其中运用了大量急速刺耳的伸缩喇叭奏出的邪恶的金属和声。让我们看看“毒汁”都浸透到了什么地方:在德国,有“摧毁”(DESTRUCTION)、“铁天使”(IRONANGEL)、“所多玛城”(SODOM:因邪恶而被上帝毁去的城市)和“创造者”(KREATOR);在洛杉矶有早期的“金属”、Megadeath、“黑暗天使”(DARKANGEL)和“杀手”;在巴西有以速度著称的“埋葬”(Sepultura);在芝加哥有“主人”(MASTER);在魁北克的Voivod乐队创造出一种近似荒芜星球的声响;在旧金山海湾地区有“出走”(EXODUS)和“着魔”(POSSESSED)。每一种新嗓音,就音乐而言,都比他的前任更显极端———从POWERMETAL到THRASHMETAL到BLACKMETAL到DEATHMETAL。
B:人们一般认为对GRINDCORE这一名称的命名并加以系统阐述的是“死亡汽油弹”的较初成员沙恩.安伯里(SHANEEMBURY)。“GRINDCORE现在已被承认是‘急流金属’的延伸,与此同时,我也一直认为这种音乐会变得流行起来,会影响到许多人,而且他对我来说是种离奇的美。就在这种声响开始起,我们就完全进入了来自波士顿的“冷酷的凯尔特人”、“围攻”(SIEGE)等核心乐队、一些核心和‘死亡金属’乐队和一些象早期‘天鹅’(SWAN)这样的工业噪音乐队,所以,我们可以给这些事编一个大网,至少每小时可以编100英里。”GRINDCORE综合了THRASHMETAL、核心音乐和工业噪音的基本成分,GRIND一词来源于看乐队演出时常用的一句话:“THATGRINDS!”(真折磨人)。除了速度因素,GRINDCORE与美国的核心乐队,如“围攻”“冲击单元”(IMPACTUNIT)或“深创”(DEEPWOUND)的音乐并无多大区别。“死亡汽油弹”从早期“死亡金属”中受到一定影响,并运用了早期纽约噪音乐队“天鹅”的一些观点,两者结合起来就是GRINDCORE,但这个词究竟如何解释,谁也说不清楚。
A:让我们回顾一下80年代初的佛罗里达那块长满棕榈树的荒凉之地。突然成为汽车代理商、快餐店、超级市场和一些有钱的白痴趋之若骛的地方。你无法指摘当时只有15岁,现在24岁的查克.舒尔迪那(CHUCKSCHULDINER),这位无可争辩的“死亡金属”之父需要制造一点噪音,或者说原始叫喊疗法。在佛罗里达的金属乐队SAVATAGE、“野蛮”(NASTYSAVAGEA)的影响下,舒尔迪那综合了前“死亡金属”乐队“地狱之锤”和加拿大疯狂速度金属乐队“铁砧”(ANVIL)和“兴奋者”(EXCITER)各自的特点,并渗透了一点丹麦神秘主义者“恩赐命运”(MERCYFULFATE)乐队的反宗教意识,组建了自己的“死亡”乐队,其宗旨非常简单:“成为世界上较重较快的乐队”。早期“死亡”的示范作品“因金属而死”(DEATHFORMETAL)、“地狱死亡”(INFERNALDEATH)和“损坏”(MUTILATION)为乐队(主要是舒尔迪那)赢得了一系列合作者。随着地下音乐唱片商和乐迷的增加,“死亡金属”渐渐成为时尚。该乐队早期专辑1986年的《血淋淋的尖刺》(SCREAMBLOODYCORE)和1987年的《麻风病》(LEPROSY)的影响是不容忽视的,它建立起黑暗吉他音调的标准。但乐队组建不久,舒尔迪那就蒙上了“简直难以共事”的恶名,这使得他失去了“死亡”乐队应得的成功。该乐队出版了一系列技术精湛的专辑,如1991年的《人类》(HUMAN)。舒尔迪那本人否认难以共事的恶名,“人们会惊奇并取笑,因为他们发现我是多么地难以置信的平常。我非常喜欢普通生活,象遛狗、做饭、看电视、郊游、划船,都是些美好的事情。从不做伤害人的事情,我喜欢动物,甚至想成为兽医,也许会弄块地,种点蔬菜什么的。”
B:尘世与音乐密不可分,为什么佛罗里达在这几年里爆发出比正常比例多得多的恐怖噪音?原因是佛罗里达是众所周知的老人州,是度假和有钱阔佬养老的去处,所以他们想唱唱这些行将就木的活死尸,而且炙热的天气也使音乐里充满热量。那么,这是否是一种新型的中产阶级朋克摇滚,一种在核心音乐之后产生的新挑战呢?完全正确。“朋克摇滚仍有市场。”纽约的“残酷的真理”(BRUTALTRUTH)主唱凯文.夏普(KEVINSHARP)说。他是《金属狂》和《陈述》杂志的记者。“死亡金属与朋克之间有许多共同基础,许多相同的愤怒情绪。”“恐怖天使”的大卫.文森特赞同这种说法:“这是同样的挑战,只是死亡金属在音乐上更胜一筹——就象当年‘黑色安息日’一样。”
A:“这是我们所知的音乐绝境吗?”GRINDCORE的信条和介绍“死亡汽油弹”乐队的标题就是这样的。该乐队1982年成立,是当时许多“极度”(CRASS)乐队的模仿者之一。它是反对撒切尔政府的朋克雄辩家。1986年,“死亡汽油弹”推出张专辑《人渣》(SCUM),是一部暴烈的二十几首由30秒一首歌组成的超音速冲击波,较典型的例子是3秒钟长的“你受罪”(YOUSUFFER!),大音量噪音——然后主唱李.多利安(LEEDORRIAN)大吼一声“YOUSUFFER!”结束。强烈的加速度金属和声,使这张专辑获得了一致的好评,并取得了十分有影响力的销量,迅速获得了“世界上演奏速度较快的乐队”的名声。“耳痛”(EARACHE)唱片公司(一个专门出版“死亡金属”唱片的公司)的领头人迪格比.皮尔森说:“这张专辑出来的是时候,核心音乐依旧强大,但在这类乐队的音乐中加入了真正的开了刃的重金属乐还是次。其速度已完全超过了人们多能接受的程度——这就是‘死亡金属’的特质所在。他们仅仅把核心音乐和金属乐放进了一个加速器,没有人能相信它的结果会是这个样子。较基本的,一些唱片公司在“汽油弹”的较初笼罩下诞生,‘汽油弹’的成员出出进进,‘上帝之躯’、‘尸体’等都有‘汽油弹’的成员,‘汽油弹’是整个这类唱片公司的中心。”
B:对于那首3秒钟的“你受罪”,贝司手沙恩.安伯里说:“这是帮助我们面对生活方面问题的一种奇特事物。”他是在该乐队呆得时间较长的成员(1987年入队),“我不想成为早上9点上班,晚5点下班,一周工作6天的普通人,我需要发泄自己的能量,音乐能帮助我。”“死亡汽油弹”的成员不固定,现在的阵容是美国吉他手杰西.平塔多(JESSEPINTADO)、米奇.哈里斯(MITCHHARRIS)、鼓手丹尼.赫雷拉(DANNYHERRERA)、贝司手沙恩.安伯里和主唱巴内.格里格维(BARNEYGREENAWAY)。但这个阵容明天可能又是另一个样子。他们的歌比以前稍长了点(也就3、4分钟),但简洁的风格依然贯穿于各张专辑,直至其专辑《流放乌托邦》(UTOPIABANISHED)。“死亡汽油弹”的大部分成员来自英国工业重镇伯明翰,它是英国噪音的摇篮,“黑色安息日”就是在这里的酒吧崛起。好,下次我们再介绍几只“死亡金属”乐队。
A:GRINDCORE的发祥地在哪儿?离伯明翰两个小时路程的诺丁汉,这就是GRINDCORE的摇篮,“耳痛”唱片公司——专门出产死亡金属的唱片公司就设在这里。该公司拥有大部分有影响的极端主义者,如佛罗里达的“死亡汽油弹”(NAPALMDEATH)、“恐怖天使”(MORBIDANGEL)、利物浦的“尸体”(CARCASS)、瑞典的“埋葬”(ENTOMBER)、考文垂的“黑色安息日”的效仿者“大教堂”(CATHEDRAL)、工业噪音式的死亡金属“上帝之躯”(GODFLESH)和无数冠以GRINDCORE名称的乐队。“耳痛”唱片公司的老板迪各比.皮尔森及其属下乐队成功地制作和发行了给主流摇滚“极大震惊”的过于野蛮的音乐。如“恐怖天使”1989年的《疯狂祭坛》(ALTARSOFMADNESS)、“尸体”乐队1991年的《NECROTISM——DESCANTINGTHEINSALUBRIOUS》、“埋葬”的《暗中的恐惧》(CLANDESTINE)、“大教堂”的《GODOFGRINDEP》、“上帝之躯”的《街头清除不良分子》(STREET——CLEANER)等等,无疑是该公司极端经典之作,“死亡歌迷”必宠之物。其公司的名字用意很明显,GRINDCORE十足的耳痛音乐,如果你觉得这种音乐吵的话,那只能说明你太老了。当这种让人感觉自己年轻的音乐引起越来越多的人狂热喜欢时,这表明许多乐迷对一天24小时,一周7天不停播放的标准摇滚乐,如AC/DC、“枪炮与玫瑰”较新的作品已感到厌倦,他们希望听到更符合他们想法和感觉的音乐,GRINDCORE无疑是较好的选择。
B:死亡金属较忠实的支持者及其中心人物是魔鬼撒旦,这位黑暗中的上帝是从那里进入这种音乐的呢?它是灵感还是阴喻?是宗教还是开玩笑者?佛罗里达乐队“杀神者”(DEICIDE)显然认为它两者皆是。该乐队1992年专辑《军团》(LEGION)中的一首“超越先知”(BEHEADOFPROPHET)用疯狂的速度表达了反宗教的愤怒,就象罗马教皇的一颗毒瘤。这是一种“恶魔主义”,也是更加邪恶的预兆。“残酷的真理”(BRUTALTRUTH)的凯文.夏普(KEVINSHARP)对此有理性地分析:“当然,这是一种安全的反叛方式,没有什么可怕的,撒旦不会真正实现。”总之,这确实表明一种“自我确认”合法化的意识,并非去做《魔鬼圣经》中要求做的事。而是做一些把你的灵魂从宗教权利、衰微的中产阶级阴影中拯救出来的事,“无望文化”的出路就是死亡。就象一些人真的相信2000年世界毁灭的预言一样。
A:1984年由吉他手特雷.阿泽格索恩(TREYAZAGTHOTH)和理查德.布鲁内尔(RICHARDBRUNELLE)组建的“恐怖天使”不折不扣地表现出一种凶狠、残暴、野蛮的风格。“阿泽格索恩”,名字取自苏美尔人的战争之神,他以在舞台上自残出名。他经常在舞台上折磨自己并喝自己的血,他宣称自己是300年前的吸血鬼,但他又说:“当我在舞台上做一些我想做的事,并不是出于炫耀和招摇,这只是我的个性表现,如果想喝我的血,那么我就会去做,我不会觉得有什么奇怪,我不过做些很平常的事而已。”“恐怖天使”现在对乐迷来说已不陌生,《疯狂的祭坛》中的单曲“小礼拜堂里的食尸鬼”(CHAPELOFCHURCH)中主唱戴维.文森特(DAVIDVINCENT)以十足的恶魔形象吼出一句“笨蛋,上帝已经死了!”但与他谈话时,他更象是谈论一场革命而非寻找撒旦,他对记者说:“我以为人们对流行的东西已感到厌倦,就象我们看到的,在政治和教育体系中赶潮流并非途径一样,的出路,就是违反一点本性,有时这会讨人烦,音乐就反映了这一点。
B:阿泽格索恩和“恐怖天使”走向一个极端,但比他们更极端的是“尸体”。这支乐队由原“死亡汽油弹”吉他手比尔.斯蒂尔(BILLSTEER)挑头,他们晦涩的GRINDCORE的音乐碎片与带有争议性的歌词恰当地融合在一起,“尸体”的有些作品的名称可能是摇滚史上较难以理解和让人感到不安的,如“内寄生虫的尸体孵化器”(CADAVERICINCUBATOROFENDOPARASITES)、“恶性传染在下贱的大众中散布”(SWARMINGVULGARMASSOFINFECTEDVIRULENCY)和“表皮脱落的腹腔发射”(EXCORIATINGABDOMINALEMANATION)等等,举不胜举。斯蒂尔回忆说:“当我们在1987年组建乐队时,当时的乐队都在写些争议歌词,但那仅仅是些类似恐怖电影的歌词,对我们来说,这毫无意义,它无法对观众产生冲击力。我们要向人们介绍一些现实主义的东西。很显然,也存在一些幻想因素,因为有些想法过于夸张。但同时,它的根植于现实,这就是我们为什么要使用一些医学术语。而且我们认为这是幽默的因素所在,我们不担心当时为达到某种喜剧而模仿我们自己。”
A:但较具创新精神的是“上帝之躯”,这支乐队的头面人物是吉他手贾斯廷.布罗德里克(JUSTINBROADRICK)(他也曾是“死亡汽油弹”和“HEADOFDAVID”的成员“,这支乐队把令人生厌的吉他段落和奇怪的唱法以及毫无感情的机械节奏编排在一起,但却具挑战性,它的声音是GRINDCORE美学的典范。尽管这支乐队与其他乐队有着同样的背景和经常在一起巡回演出,但着并不意味着这支乐队和其他乐队一样。事实上,“上帝之躯”在“耳痛”公司常常以一种咄咄逼人的姿态与其他乐队相对立。布罗德里克说:“公司的许多乐队很极端,但很糟糕。这只是一种感觉,我们感觉我们不是那种金属乐队。‘尸体’的音乐是强大的,但缺乏真正的方向,他们唱的东西毫无实际意义,我以为我们的音乐看得很远,其他那些乐队已发展到了边缘,风格已成了局限。死亡金属代表一个时代,而且我更喜欢它的原动力,但现在却成了笑料。我不想说‘上帝之躯’实际上只做了一些极端的事情,我认为我实际上应该在GRINDCORE的声音上做出点实践。这就是为什么我认为那些乐队不能持久下去的原因。”
B:但这毕竟是布罗德里克及其乐队的想法。对更多的歌迷来说,死亡金属作为一种“亡命徒”式的音乐,也许很吸引人,甚至出乎意料地吸引大批听众。这样,反过来会左右唱片公司,左右死亡金属音乐的发展方向。巴西的超级死亡金属乐队“埋葬”(SEPULTURA)已与EPIC唱片公司签约,似乎准备打入主流市场。虽说死亡金属是“亡命徒音乐”,但在90年代,一切都变得不可思议,洛杉矶90的乐迷似乎都开始听死亡金属或其他重一点的音乐了。
A:那么下一条类似这种反映愤怒与精神错乱的新型音乐的地平线在那里?英国的“失落的天堂“(PARADISELOST)乐队的专辑《哥特式》(GOTHIC)已带有“仁慈姐妹”(SISTEROFMERCY)乐队的风格;新泽西的OLD[原名叫“老妇人司机(OLDLADYDRIVERS)]乐队开始接受日本“无浪潮”(NOWAVE)乐队“废墟”(RUINS)和“沉闷”(BOREDOMS)的影响。无数其他乐队偏向工业噪音乐队“上帝之躯”和“内阁”(MINISTRY),甚至连一向以死亡节奏著称的“生死簿”(OBITUARY)乐队都感到有发展的必要。特雷弗.佩尔斯(TREVORPERES),这位世界上穿“柠檬头”(LEMONHEAD,一支新出名的POST-MORDERN)T恤的死亡金属吉他手认为:“我们需要一些新的想法,象‘我血淋淋的情人节’(MYBLOODVALENTINE)乐队所做的,很重,很野蛮。”
B:那么什么是音波的极端呢,萨克斯手约翰.佐恩(JOHNZORN)是一位很可靠的指示者,他与赤裸城市(NAKEDCITY)、“止痛片”(PAINKILLER)等乐队合作的作品被“材料”(MATERIAL)、“上帝之躯”和“死亡汽油弹”的成员所称赞。佐恩已承认日本核心乐队S.O.B对他有一定影响。他还特地去日本待了一段时间,与UFO(UNITEDFUTUREORGNIZATION)乐队,“死”(DIE)乐队的歌手YAMASUKAEYE、“废墟”乐队的成员、噪音吉他手KEIJIHEINO切磋音乐。每一个与佐恩合作的人,在他看来都是一件乐器,从“超速度青年”(SONICYOUNG)的吉他手瑟斯顿.穆尔,到“信仰破灭”的迈克.帕顿,到“残酷的真理”的凯文.夏普。夏普这样评论佐恩:“他是个疯子,他较奇妙的一点是把先锋派音乐地融进核心音乐和死亡金属音乐中。”
A:以后怎么样?谁也不知道。谁会在埃尔维斯摇屁股的时候想到以后会有“黑色安息日”这样的乐队出来,摧毁了整个关于节奏与布鲁斯的概念;谁又会想起“性手枪”、“黑旗”和约翰.佐恩?也许人的创造力和接受能力是无限的。让我们想想,“涅磐”已到达了4白金,“金属”乐队的唱片已超过了5白金,若在几年前,谁又会信呢?
B:关于死亡金属的部分,我们大概只能介绍这么多。说到这里,你是否会提出这样的问题:死亡金属(或者说摇滚乐)为什么会这样?难道越是极端,越是能表现摇滚乐的精神吗?对于这样的问题,我们在听到这类音乐时也曾想过,也许不少读者对于我们介绍的这类“死亡金属”还不是很熟悉,但从这些乐队、歌词及专辑的名称上可能已有些感觉,这是一种集恐怖、暴力、噪音于一身的重金属(甚至有些已超出重金属的范围),那么他们为什么这样做呢?首先,这可能是摇滚乐的发展趋势,一种音乐风格建筑于前一种音乐风格之上,摇滚乐的发展越来越重,从原来的节奏与布鲁斯——摇滚乐——重金属——现在更重的重金属音乐,在这一变化过程中,科技水平的进步起着十分重要的作用。其次,我们可以认为这是一种音乐的变态,而导致这种变态的因素来自各个方面,而较根本的原因来自人的心理变态,是人的心理变态在音乐上的反映,它可能是一种音乐实验,也许这种实验较终没有实际意义,但它肯定有一定。在这一前提下,实验就可以不计后果,走向极端;同时,这也是对病态的西方社会的反映,如果你了解为什么恐怖小说、恐怖电影叫座,那么你也许就明白为什么“死亡金属”流行了。一位西方的恐怖电影导演曾这样说:“如果你翻开报纸或打开电视,看到的总是没完没了的暴力凶杀、经济衰退之类的新闻时,你会想到什么?也许你每一秒钟都置身在这种恐怖的笼罩之中。你的办法就是以恐怖对恐怖,以暴力对暴力,用这种形式换回一种安全感。”对于“死亡金属”乐队来说,人类所无法左右的永恒的主题就是死亡,所以面对未来只有悲观和绝望。但是,也许他们每一天都过得很快乐,但这每一个快乐加在一起却不那么美好。这就是为什么他们总是永无休止地唱着死亡主题而没有一个人主动去死的原因。音乐是激昂的,情绪是悲观的,生活是乐观的,想法是绝望的。发达的工业社会将人的心态扭曲了,也是就有了这种扭曲的音乐。
A:较后我再谈谈对“死亡金属”之噪音的感受。
(一)、这些乐队的演奏极其朴实,不象普通重金属乐队,在乐器上加许多器,或是用点弦、大小泛音等花哨指法。然而他们的音乐一听就是“金属”味,噪而重,从乐器到主唱的噪音都有噪音成分,而且配合巧妙,有种出人意料的,并将“金属乐”这个概念表达得淋漓尽致。
(二)、这些乐队很突出的一点就是鼓的节奏异常惊人,他们采用双面双槌脚鼓,双脚轮踩,其速度之快难以言表。第二是铙(CYMBOL)的运用,比一般的乐队快而频繁的多,声音刺耳。第三是鼓的运用似乎代替了普通金属中的吉他独奏,占比重很大。
(三)、主唱的噪音基本上用“吼”(低)和“嚎”(高)两种,而且大部分主唱用真噪,而非靠麦克风或录音技术做出来的。
(四)、反宗教意识非常明显,从乐队名到歌名,大量涉及宗教名词,晦涩难懂。内容多涉及死亡、虐待、精神错乱、人格分裂、道德危机等等。总体上反映人类社会的阴暗面,所以这种音乐本身也显得黑暗、丑陋,就象死尸散发着恶臭一样。
(五)、封面设计充满血淋淋的人体残片,或是人的肌肉神经解剖图,或是被钉在十字架上的死人,或是恐怖电影中的恶魔形象,一看就让人不自在。
(六)、每个专辑都象流水一样,没有任何停顿喘气的机会,鼓手自始至终快速击打,贝司和吉他发出巨大刺耳的爆炸声,主唱的高低兽吼都让人感到无法忍受,这是对人类听觉系统的巨大考验(摧残),当你摘下耳机时,会有一种如释重负的感。
(七)、没有性和毒品的成分。
(完)
中古调式
中世纪的时候,欧洲有许多种调式。由于这个时期是罗马教会统治欧洲的时代,所以人们后来把这些调式叫做“教会调式体系”。这些调式有一个共同特点:其音阶由七个音构成,全部都是自然音,没有变化音,就好像人们只在钢琴的白键上弹奏,因而人们把这些调式也称做“自然调式体系”。也有的人与大小调式体系加以比较,称其为特种自然大小调。教会调式在当时被广泛地用于格里高利圣咏中,当然那时只是不自觉地运用,并没有现成的理论可供参考。实际上,几乎所有的调式都产生于大量的音乐实践之后,由音乐理论家从音乐中抽象出它的规律来,以便规范音乐的创作。对教会调式较早的描述,是公元850年左右Aurelian的“Musica disciplina”。
起初,有四个音可以做主音:re、mi、fa、sol。以它们为主音,可分别构成四种正格调式:多利亚、弗里几亚、利底亚、混合利底亚。这些名称来自古希腊,中世纪却很少用。
后来,格拉雷纽斯(Glareanus)给主音为la的调式取名为伊奥利亚,主音为do的调式取名为爱奥尼亚。
副格调式从正格主音的下方五度出发而构成,每个正格调式都有一个相应的副格调式。这样,我们就有了十二种教会调式。而现代的一些著作又把它扩充为十四个调式,加入了以si为主音的洛克里亚调式和它的副格调式。但是,许多理论家指出,洛克里亚调接捎谥饕羯戏接幸桓鲋旅?募跷宥纫舫蹋?怪饕舻奈榷ㄐ源蟠蠹跞酰??以谥惺兰鸵裁挥斜怀浞质褂谩R虼耍?蹇死镅堑魇浇鼋鍪且桓隼砺凵洗嬖诘牡魇健?p>
下面,我们就把七个正格教会调式分别介绍如下:
1. 以首调唱名do为主音的调式,叫爱奥尼亚调式(Ionian)。它的音阶关系是:全音、全音、半音、全音、全音、全音、半音。表面上看,它与自然大调式、中国七声清乐宫调式的音阶结构完全相同,因此属于大调类调式。
2. 以首调唱名re为主音的调式,叫多利亚调式(Dorian)。它的音阶关系是:全音、半音、全音、全音、全音、半音、全音。这个调式的特点是:与自然小调相比,主音上方有一个大六度,这个六度叫做多利亚六度。表面上看,它与中国七声清乐商调式的音阶结构完全相同,因此属于小调类调式。
3. 以首调唱名mi为主音的调式,叫弗里几亚调式(Phrygian)。它的音阶关系是:半音、全音、全音、全音、半音、全音、全音。这个调式的特点是:与自然小调相比,主音上方有一个小二度,叫做弗里几亚二度。表面上看,它与中国七声清乐角调式的音阶结构完全相同。因此它属于小调类调式.
4. 以首调唱名fa为主音的调式,叫利底亚调式(Lydian)。它的音阶关系是:全音、全音、全音、半音、全音、全音、半音。这个调式的特点是:与自然大调相比,主音上方有一个增四度,叫做利底亚四度。增四度是三全音的音程,它给这个调式带来了一种特殊的、神秘的韵味。它属于大调类调式.
5. 以首调唱名sol为主音的调式,叫混合利底亚调式(Mixolydian)。它的音阶关系是:全音、全音、半音、全音、全音、半音、全音。这个调式的特点是:与自然大调相比,主音上方有一个小七度,我们把它叫做混合利底亚七度。表面上看,它与中国七声清乐徴调式的音阶结构完全相同,它也是大调类的调式。
6. 以首调唱名la为主音的调式,叫伊奥利亚调式(Aeolian)。它的音阶关系是:全音、半音、全音、全音、半音、全音、全音。这个调式的特点是:它的音阶结构与自然小调式、中国七声清乐羽调式完全相同,因此属于小调类调式。
7. 以首调唱名si为主音的调式,叫洛克利亚调式(Locrian)。它的音阶关系是:半音、全音、全音、半音、全音、全音、全音。这个调式的特点是:与自然小调式相比,主音上方有一个小二度和减五度,我们把这个五度叫做洛克里亚五度。与增四度一样,减五度也是一个三全音音程。它是较具小调特点的调式.
声乐学习有关常识
什么是美声唱法?
美声唱法是产生在意大利的传统唱法,并被世界各地的歌唱家,声乐教育家不断研究探索,推广发展的一种科学的发声方法。其目的是产生优美的音色,流畅的旋律,清晰的语言。它特别讲究声音的连贯统一,气息的有力支持,是世界上许多歌唱家追求的较高声乐艺术境界。
什么人可以学习声乐?
具备正常的听说能力,有一定基础的青少年都可以学习唱歌。由于人们生理条件的不同,对音乐感知能力的差异,有的人可以选择歌唱为自己的职业,他们会成为音乐学院的高材生;有的则可能把唱歌选择为自己的业余爱好――艺术特长。拥有一技之长是他们受到各重点院校的欢迎。
学习唱歌较重要的是热爱歌唱,这种热爱是发自内心的,不可抑制的。是不带功利色彩的。
学习唱歌要注意保护自己的耳朵,培养自己敏锐的分辨能力:对音的高低,强弱,音色的不同有较强的分辨能力,对不同的语言有清晰,敏锐的辨别力。
学习唱歌要掌握一定的基本乐理和试唱练耳知识,如果能较熟练地掌握一门乐器,将会对日后的声乐学习发展长生积极的影响。
学习唱歌要有一个健康的身体和健康的心理,健康的体魄和充沛的精力是歌唱的首要条件。体育锻炼不仅使肌肉和内脏器官活动能力加强,使嗓子更加结识,发声更加持久,而且对抵抗各种传染疾病有机记得意义。同样,一个健康的心理对歌唱产生积极的影响。一个精神不振作,爱生闷气,爱发脾气得人,一定会对嗓子产生负面的影响,所以学习唱歌一定要具备乐观向上的情绪和平常的心态。脚踏实地,一步一个脚印地前进才能不断的克服学习中的困难,不断的取得进步。
学习唱歌的年龄
接受严格的声乐训练,建议在变声期结束后进行。
变声期是一种自然的生理现象,是由少年时代进入青年时代的标志。在这个时期,无论身体的形态,心里的活动以及人体骨骼的增长都有很明显得变化,这个时期喉部(发声器官)的发育变化也是非常明显的,这个时期在医学界称为“变声期”。
变声初期:嗓音无太大变化,有时会感觉嗓子不听使唤,会出怪音。
变声中期:嗓音的变化明显,男生较为突出,音调变低,唱歌时不易控制,高音唱不上去,有的人则发声嘶哑,音色不干净。
变声后期:说话的声音变成了成年人,但唱歌的声音还不太稳定,声音不够结实。
变声期大约为一年左右,较短也要几个月,而到能较稳定地歌唱大约要二,三年的时间。
一般情况下,男生变声期的年龄一般在12至14周岁,女生在11至13周岁。在变声期内,家长要教育孩子不要紧张,只要注意保护嗓子,注意休息,不要喊叫,不唱自己不能胜任的歌曲,不吃过于刺激的食物等都可以顺利地度过变声期,由于每个学生的情况不同,在什么时候学习唱歌好,应该听从有经验的声乐老师的意见。
发声的基本原理
首先,人们通过口,鼻吸气,使自己的肺叶充满空气,当人们呼气时,由于声带闭合阻气,使声带产生震动我们称它为基音,这时的声音力量小,音色也不好听。只有经过身体的共鸣腔体的共振,才能产生自然优美而响亮的声音。歌唱是呼吸器官,发声器官和共鸣器官协调,科学的运动。
呼吸器官主要包括:喉头,会厌,声带等。喉头也叫喉结,是重要的发声器官,会厌是长在舌根与喉咙之间的一块半圆形的叶状软骨,它的作用是保护气管与声带。声带是位于喉咙中间的两条白色韧带,当人们吸气时,声门打开,声带自然分开;而当呼气发声时,声带自然闭合靠拢,成水平状,气息穿过两条声带间的缝隙,使声带产生震动,产生了声音。
共鸣器官包括:胸腔,口咽腔,鼻腔,窦腔等。歌唱时依赖人体的这些器官的共鸣作用来扩大,修饰,润色声音。
除此之外,人们还有咬字的气官包括口腔,唇,齿,舌等。它们是我们演唱时表达感情,传达歌曲内容的重要器官。
初学者如何确定自己的声部?
声部的划分是依据演唱者的生理特点来科学划分的,由于每个人的生理条件和发声器官在结构上的差异,人们发出的声音音色不同,音域不同,由此产生了不同的声部。基本划分为:女高音,女中音,女低音,男高音,男中音和男低音。
初学唱歌的人,不能凭自己的想象和喜欢来确定自己的声部,更不能认为唱得越高越好,或唱不了高音才唱低音是因为条件不好。这些都是对发声的原理不了解产生的错误想法。还有的人故意作出一种或尖或粗的声音来往某个声部上靠,也是不对的。对初学者来说建立一个自然的中声区是较重要的。千万不要急于确认自己是那个声部,这个任务应由你的老师通过对你的不断训练和了解来帮助你确认。
如何选择称职的老师?
如果你决定学习唱歌,选择一位具有相当专业水准和教学经验的声乐老师是至关重要的。千万不要认为什么老师都可以胜任这项工作。声乐学习的基础非常重要,一般是一对一的上课。有经验的专业老师会针对每个不同的学生提出不同的要求,不同的教法,使学生尽量少走弯路。所以你学习唱歌无论是为了考音乐学院还是做特长生,都应该尽量选择专业老师。在音乐学院,专业艺术团体中会有很多优秀的老师。
怎样安排练习时间?
声乐初学入门每周一次专业课,有条件能上两次则更好,每次课通常为30至45分钟,中间应有适当休息。自己课下练习的时间不易过长,可以分两次或三次,每次一刻钟到二十分钟为宜,以后随着能力的提高,再适当延长练习时间。学习唱歌多动脑子多思考,比多花时间更重要,更能进步。相反,过多的练习反而会使嗓子疲劳并引发发声器官的疾病。
给声乐初学者的几点建议
一、学习唱歌,力求自然顺畅,切记不要撑着嗓子发出又空有沙的声音,特别是拿腔拿调。
二、不盲目追求演唱超过自己能力如音量过大,音域过高,篇幅过大的曲目。
三、当身体状况不佳时,要管得住自己的嗓子,注意休息。千万不要病中乱用嗓子,自己和自己较劲。否则情况会更加糟糕。
四、注意睡眠。充足的睡眠是嗓音保健的主要方法。睡眠不足体力便无法恢复,人的声带肌对疲劳是很敏感的,如果劳累时用嗓子就会使声音变暗,变沙,甚至无法继续演唱下去。另外,提醒女生在例假期间更要注意休息。
简简单单谈乐理
所谓乐理就如同做人的道理,仅一个人的世界是完全不需任何道理存在,必须要有多数人存在,才需要有道理的规范。因此音乐是许多音符的集合体,乐理便是在研究音乐里的规范。
首先应该让大家了解的就是目前在音乐中所使用的音符到底有多少?简单讲,首先大家只需认识十二个音,我们可以从钢琴键盘的排列是七个白键加五个黑键为单位不断重复循环。其实大家可不要小看这件事,从J.S.Bach於十八世纪确立十二平均律以来,後世的作曲家就以这十二个音为创作音乐的规范。
虽然其过程与变化不是这麽简易及单纯,但是这是十分重要与基本的概念,往後我们将继续深入地谈下去。
上回讲了钢琴键盘上的十二个音之後,大家应该会好奇这是如何订定出来的。在此就来谈谈调律(Temperament)的问题。声音是由振动所产生,频率的快慢就代表著音的高低。声音的和谐与否跟频率的比例有十分重要的关系,例如八度的频率比即1:2、完全五度为2:3、大三度为3:4…,基本上数字愈小的比例愈和谐,这是谓纯律(justintonation)。然而以大三度循环上去如降A、C、E、#G为例,降A与#G就不会正好成为八度,而略有偏差。为解决这种情况便产生了平均律(EqualTemperament),将一个八度平均分为十二个等分,音与音之间较小的距离为半音。如此确实解决许多技术上的问题,但是对我们的听觉而言却不是十分理想。这对於演奏键盘乐器的人不是问题,但是对於大、小提琴等弦乐器演奏而言就是一番考验。
平均律较的运用当属巴哈(J.S.Bach)的平均律钢琴曲集(TheWell-TemperedClavier),共48首前奏曲与复格曲,即24个大小调每个调子有二首曲子,并分成二部分。这是部实现平均律的作品,使人能在各调上作均等的弹奏。
以上只是简略介绍有关调律的概念,若要深入研究,可不是那麽容易的事,甚至需要具备高深的数学底子才行,因此这个主题就在此打住,下回将谈谈有关调性(Tonality)的问题。
调性(Tonality)简单的讲就是24个大小调。然而这是如何产生的呢?首先我们应该对音阶要有所认识。基本上西洋音乐是以七声音阶为基础,大家从五线谱上就可以了解,音符照著线与间的顺序排列,所得到的便只有C,D,E,F,G,A,B七个不同的音名。然而之前曾提到一般所使用的共有十二个不同的音,那是因为以上七个音,其音与音之间的音程距离并非都是半音。以C大调为例,C,D,E,F,G,A,B,C*的排列除E,F与B,C*之间是半音音程外,其余各音之间的音程都是全音。
大家要知道古典音乐从巴洛克时期一直到目前为止,绝大部分的创作是以调性音乐为主。现代音乐中虽然有非调性(atonal)音乐的产生,但基本上大家还是习惯接受调性音乐。而流行音乐更是仍无法跳脱调性音乐的规范。为什麽会这样呢?举例来说,一个人从家中出去,不论去多远的地方、或是要离开多久,较後总应该再回到家里。调性音乐中每个调子里较重要的便是主音(tonic),乐曲通常由主音或主和弦开始,结束时又将回到主音或主和弦。此种模式较重要的意义在於使音乐进行具有强烈的方向感。
这种方向感的来源就在於音阶的排列上。我们称二音符间的距离为音程,如果一个音阶里各音符间的音程相同,也就可以说它们之间的距离是一样,没有亲疏之分。如此便缺乏一种趋势,自然也没有进行的方向可言。因此我们可以了解大小调中那二组半音音程位置的重要性。以下将音阶中各音名称顺序列出:主音(tonic)、上主音(supertonic)、中音(mediant)、下属音(subdominant)、属音(dominant)、下中音(submediant)、导??leadingtone)、八度音(octave)。
由此可知十二个音各自能成为一个调的主音,如此将得到十二个大调与十二个小
调,总共便是所称的二十四个大小调。
第二单元 3.2 节奏中的强弱规律
标签:
第二节 节奏中的强弱规律
如同节拍有强弱关系一样,节奏也有自身的强弱规律。在音乐中,节奏中的强弱规律与节拍中强弱规律是一脉相承的,有着密切的联系。
节拍中强弱规律的也同样体现在节奏之中,当一拍中有两个音符时,它的强弱关系就如同二拍子中在强弱规律:一强一弱;当一拍中有三个音符时,,它的强弱关系就如同三拍子中在强弱规律:一强两弱;当一拍中有四个音符时,它的强弱关系就如同四拍子中在强弱规律:强、弱、次强、弱……其它情况如类似的拍子中的强弱规律。
这种节奏中的强弱关系不但体现在一拍中,而且也会体现在半拍或更小的单位中。音符越多,强弱关系的层次也越多,其强弱的的对比也会越明显。
大地飞歌 高天上流云 胡桃夹子进行曲
特殊的节奏如切分节奏请参考相关章节。
本文系中音阶梯网站编辑转载,转载目的在于传递更多信息。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
乐理教材相关推荐
音乐剧是一门非常有艺术特色的学科,表演者可以通过各种舞台表现,给观众带来视觉上的享受。当然对于音乐剧的考生来说,参加培训非常重
通俗演唱的唱法非常简单,而且唱出来的音乐美妙动听,所以很多喜欢音乐的考生都喜欢学习通俗演唱。那么通俗演唱高考指导机构哪个比较
许多艺考生都在咨询辅导学校,其实选对一个音乐辅导学校,可以让考生的音乐知识水平得到提升。那么美声唱法高考辅导学校选哪个?美声唱
艺考热门地区